Version classiqueVersion mobile

Dossier : Des femmes qui comptent

Varia

La tragédie sans drame

Relire la Médée de Sénèque à partir du

Tragedy without Drama: Reading Seneca’s Medea with Noh

Maxime Pierre

Résumé

On a souvent reproché aux tragédies de Sénèque de ne pas être suffisamment dramatiques et, à cause de cela, d’être inadaptées à la scène. La comparaison avec le permet de changer cette approche et d’envisager la tragédie sans intrigue. En confrontant deux pièces apparentées par leur histoire – la Médée de Sénèque et le Kanawa – nous constatons qu’il s’agit dans les deux cas de spectacles fondés sur la codification de l’espace et du jeu, à l’opposé des théâtres de la représentation. Le spectacle repose non sur un drame abstrait ou sur une psychologie réaliste mais sur des structures attendues. Le nous permet de substituer aux scènes la notion de modules : des formes spectaculaires autonomes et typiques, caractérisées par une forte autonomie et suivant d’une pièce à l’autre un enchaînement codifié.

Entrées d'index

Keywords :

Meda, Seneca, drama, Roman tragedy, Noh

Texte intégral

Introduction : Sénèque sans drame

  • 1 Boissier 1861, p. 11. Voir également Zwierlein 1966. Otto Zwierlein introduit la notion de Recitaz (...)
  • 2 Hegel [1837-1842] 1997, p. 633.
  • 3 Dès les années 1820-1830, Hegel reproche déjà à Sénèque de ne présenter que des « personnification (...)
  • 4 Lehman [1999] 2002 ; Dupont 2007 ; Paré-Rey 2014. 

1Les tragédies de Sénèque suscitent la suspicion depuis l’anathème jeté par Gaston Boissier au xixe siècle : elles ne seraient pas dramatiques. L’accusation est sans appel : « le poète a si bien cherché l’horreur du dramatique que, non content de ne pas le chercher, il semble occupé de le fuir1. » Une tragédie sans drame qui va à l’encontre de toutes les conventions bien établies : celle du drame selon Aristote, indissociable d’une action et d’une intrigue, ou du drame selon Hegel, dans lequel les personnages sont engagés dans des conflits qui se résolvent par un dénouement2. Une tragédie sans action qui n’a pas pour objet de représenter une intrigue bien huilée où chaque scène est nécessaire : l’audace de Sénèque semblait impardonnable3. Aujourd’hui, l’omniprésence d’un théâtre postdramatique remet en cause un tel scandale : le théâtre n’est plus forcément ni le lieu d’une représentation du monde, ni encore d’une intrigue. Dit autrement : drame et théâtre n’apparaissent plus comme des synonymes4. En ce sens, Sénèque pourrait bien apparaître aujourd’hui comme le plus contemporain des tragiques. Il reste toutefois une grande difficulté théorique à se représenter le spectacle de ses pièces. Comment penser une tragédie sans drame qui, contrairement à la tragédie attique, n’a pas été théorisée dans l’Antiquité et sur laquelle nous n’avons que des témoignages indirects ?

  • 5 Sur la même question posée pour la tragédie attique, nous renvoyons à Marx 2012. Signalons égaleme (...)

2La comparaison avec le (能), tradition scénique du Japon médiéval, nous permet de changer l’angle du questionnement. Tout comme la tragédie romaine, le est une forme rituelle masquée, musicale et dansée, recourant à un chœur, et dont le spectacle est soumis à de rigoureuses conventions. Il nous décentre ainsi de l’abstraction intellectuelle du drame et de l’intrigue, héritée d’Aristote, pour nous focaliser sur le spectacle que ces pièces programment. Ainsi, bien qu’il n’y ait aucun lien historique entre les deux traditions, la confrontation de leurs techniques spectaculaires respectives nous permet d’envisager un spectacle sans drame comme construction vocale, musicale et visuelle5. Ce détour par le suggère, au-delà de la comparaison, de nouvelles voies pour jouer le théâtre de Sénèque non pas comme une tragédie classique mais comme une forme radicalement autre.

Médée et le nō : une heureuse coïncidence

  • 6 Médée suit le même schéma que Thyeste et Phèdre : prologue – monologue de dolor – dialogue domina/(...)
  • 7 La Médée d’Euripide est mise en scène par Ninagawa Yukiyo (1978 et 2005) et Miyagi Satoshi (1999). (...)
  • 8 Arcellaschi 1990.
  • 9 Godel, Kano 1994, p. 139.

3Le choix de la Médée de Sénèque s’impose pour plusieurs raisons : tout d’abord, parce que c’est l’une des pièces les plus représentatives du corpus sénéquien6. Ensuite, parce que le mythe de Médée est l’un des mieux connus au Japon : la Médée d’Euripide y a été plusieurs fois mise en scène avec des techniques très différentes et la Médée de Sénèque est la seule pièce du répertoire de Sénèque à y avoir été jouée avec l’un des plus grands acteurs de du vingtième siècle, Kanze Hisao7. Qu’une telle rencontre ait eu lieu ne peut qu’attiser notre curiosité et nous pousser à rechercher ce qui, plus particulièrement dans cette pièce, peut résonner avec la tradition du . Nous proposons de rapprocher la Médée de Sénèque de la pièce de Kanawa (金輪 : La Couronne de fer). Il s’agit de deux pièces qui prennent place au bout d’une tradition : la Médée de Sénèque, composée à l’époque du Haut-Empire, constitue l’aboutissement de nombreuses réécritures d’Euripide à Ovide8. Quant à Kanawa, d’un auteur anonyme mais souvent attribué à Zeami (1363-1464), il s’agit de la réécriture d’une histoire célèbre consignée dans un livre apocryphe du Heike monogatari9.

La vengeance de Médée sans drame

  • 10 Eileen Kato, traductrice de la pièce dans le volume de édité par Donald Keene, souligne ses qua (...)
  • 11 Smethurst 2013 cherche une structure dramatique dans certains . Malgré quelques points de rencon (...)

4Par contraste avec les de fantômes, Kanawa, dont la progression est linéaire, est souvent décrite comme l’une des pièces les plus dramatiques du répertoire10. Si cette appellation de drame semble exagérée, du moins la linéarité de ce favorise la comparaison11. En outre, bien qu’aucun lien historique ne puisse être établi, l’histoire des deux pièces crée une heureuse coïncidence, au double sens de hasard et de superposition : par leurs malheurs, les protagonistes des deux pièces apparaissent comme d’étonnantes cousines…

5Les deux pièces se déroulent à une époque reculée par rapport au moment d’écriture : la Grèce héroïque dans le cas de Médée, l’époque de Heian, sous l’empereur Saga (ixe siècle), pour Kanawa. Dans les deux cas, nous avons affaire à une femme jalouse qui, suite à un divorce et à un remariage, agit pour punir le mari et l’épouse rivale. La pièce suit un même mouvement de crescendo : la douleur de l’abandon va modifier le personnage jusqu’au climax final où Médée se transforme en meurtrière infanticide, la femme de Kanawa en démon. Dans les deux pièces, l’action punitive de la protagoniste passe par un rituel : Médée accomplit un rituel d’empoisonnement de la robe de Créuse qui va anéantir par les flammes la jeune épouse et son père le roi Créon, tandis que la femme de Kanawa entreprend un rituel d’envoûtement qui doit détruire le mari et sa nouvelle femme.

6Relevons également des différences : tandis que Médée est une princesse étrangère, petite-fille du Soleil, douée de pouvoirs de sorcellerie, la protagoniste de Kanawa est une simple femme du pays qui se livre à des rituels autochtones. Dans le , le rituel de la femme est désamorcé par le contre-rituel préalable d’un magicien et échoue à détruire le mari et la rivale. Nul enfant dans Kanawa, nulle aventure comparable aux périples de Jason et de Médée de la Colchide à Corinthe : une simple affaire conjugale, sans royaume, ni exil. Il n’en reste pas moins que les points communs sont suffisants pour justifier une comparaison : nous avons ici l’histoire d’une Médée minimale, une Médée sans enfant, une femme répudiée qui exerce sa vengeance sur un mari et une rivale par le biais d’un rituel.

7Au bout du compte, la comparaison nous permettra d’envisager une Médée sans intrigue et sans ruse, puisque cette femme n’est confrontée ni à un mari ni à un beau-père, une Médée sans véritable dénouement puisque à la fin de la pièce la protagoniste, arrêtée dans son entreprise par le magicien, s’enfuit, impuissante, dans les coulisses. Dit autrement, le nous offre l’expérience d’une Médée sans drame.

La voix externe du chœur

  • 12 Le monumental théâtre de Pompée, premier théâtre de pierre à Rome, est inauguré à cette date.
  • 13 Vitruve, De architectura V, 6, 1-2.
  • 14 Tschudin 2011, p. 211.

8Du point de vue du dispositif de jeu, le Kanawa offre plusieurs points comparables avec la Médée de Sénèque. Tout d’abord, parce que dans le , nous trouvons, comme dans la tragédie romaine, un groupe de chanteurs qui chantent mais ne dansent pas. De fait, les théâtres de pierre qui sont construits à Rome à partir de 55 avant notre ère sont très différents des architectures des théâtres grecs d’époque classique et hellénistique12. Si l’on en croit Vitruve, auteur d’époque augustéenne, dont la description concorde avec les témoignages archéologiques, l’orchestra des théâtres romains est désormais occupée par les spectateurs tandis que l’ensemble des artistes joue sur scène13. Précisons que le chœur à Rome n’est pas un groupe de citoyens masqués, comme en Grèce ancienne, mais une chorale d’esclaves dont la fonction est désormais réduite à des commentaires sous forme de chants. C’est précisément à une chorale scénique que correspond l’usage des chanteurs du nō : le groupe des chanteurs (en japonais : 地謡 ji-utai) se situe en marge du plateau. Ils complètent les musiciens, constitués de deux ou trois joueurs de tambour et d’un joueur de flûte toujours assis au fond du plateau. Privés de costume de personnage, les chanteurs portent un habit de cérémonie noir. De même que les musiciens n’existent que par leur son, le ji-utai n’existe que par sa voix : tendant un éventail fermé, assis dans une position immobile du début à la fin de la pièce, les membres du chœur sont symboliquement privés de corps14.

  • 15 Pour une tentative de caractérisation du chœur de la Médée de Sénèque, voir Davis 1993. Sur les sp (...)

9Si, bien entendu, on ne peut pas projeter ce fonctionnement tel quel sur la tragédie romaine, on peut constater que le chant choral chez Sénèque l’emporte désormais sur le jeu, comme c’est le cas à la même époque dans la pantomime tragique. De fait, le chœur sénéquien est peu caractérisé comme personnage. Il n’intervient guère comme interlocuteur des acteurs et réagit presque exclusivement sous forme de commentaires chantés. Malgré les tentatives parfois laborieuses d’interpréter le chœur comme groupe de personnages, nul moment d’entrée ou de sortie ne semble être réservé au chœur et ses interventions ne répondent pas aux codes de vraisemblance psychologique. Le chœur tragique, à Rome, apparaît avant tout comme une voix collective dont les émotions et les commentaires sont surtout la chambre d’écho de l’action15.

Un espace sans scénographie

  • 16 Vitruve, De architectura V, 6, 8-9. Vitruve mentionne l’ajout de toiles peintes qui signalent le g (...)
  • 17 La scène de se standardise à l’époque Edo. Le pin est un ajout du début du xvie siècle : il rap (...)
  • 18 Sur la spatialité des pièces de Sénèque, voir Sutton 1986.
  • 19 Ajoutons une porte dérobée (切戸口kiridoguchi) en fond de scène à droite, au milieu d’un panneau pein (...)
  • 20 Aygon 2004. Voir Quintilien, Institution oratoire VI, 2, 28, qui utilise les termes phantasia et v (...)

10Relevons un autre point de comparaison : les deux traditions prennent place dans un espace invariable plus symbolique que réaliste. Dans la tragédie, la scène est dominée par une façade ornée de niches, de statues et de colonnades16. Dans le , c’est un plateau recouvert par un toit, prolongé par un pont, et présentant en fond de scène un panneau de bois orné d’un vieux pin17. Dans les deux cas, le décor ne sert qu’à indiquer le type de jeu produit sur la scène sans aucune référence réaliste au contenu de la pièce jouée. De fait, l’espace scénique étant codifié, son usage est toujours le même : le mur de fond de scène du théâtre romain est percé de trois portes dont une porte centrale à double battant, la porte royale (porta regia), donnant sur un intérieur, tandis qu’une ouverture de chaque côté (aditus) communique avec l’extérieur18. La scène de comporte une passerelle (橋掛かりhashigakari) fermée par un rideau et permettant les entrées et les sorties des acteurs sur le plateau19. Dans les deux cas, l’usage d’un appareil scénique est minimal. De fait, la représentation d’un lieu réaliste ne fait sens dans aucune des deux formes : en quelques vers, il est fréquent que l’on passe à un lieu complètement différent. Ce sont essentiellement les mots des acteurs qui, en faisant appel à l’imagination du spectateur, construisent le lieu selon la technique bien connue de l’hypotypose : par la description détaillée de ce qu’ils voient, les personnages donnent à voir20. Il est vrai que le utilise des accessoires symboliques en bambou (作りもの tsukurimono), mais il s’agit alors de supports minimalistes au jeu sur scène et non de décors à proprement parler.

11Nul besoin de scénographe ou de metteur en scène : le code de jeu scénique sera toujours le même. Le plateau nu suffit : il suffit de quelques mots pour qu’il devienne dans Kanawa le temple shintō de Kibune, dans Médée, la maison de la protagoniste. Une simple structure de bambou dans Kanawa servira à indiquer un autel.

Voir et entendre : la codification du spectacle

  • 21 L’expression « ouverture des yeux » (開眼kaigen) et « ouverture des oreilles » (開聞kaimon) apparaît à (...)

12Le et la tragédie nous confrontent à des formes visuelles et auditives reconnues par le spectateur. Pour employer une expression de Zeami, le spectacle « ouvre les yeux et les oreilles »21. Nous avons affaire à deux langages artificiels que l’on peut comparer terme à terme.

Le personnage masqué

13Dans les deux traditions, le jeu des acteurs exclut toute forme de représentation réaliste. À l’opposé de l’incarnation psychologique d’un rôle à laquelle le cinéma nous a habitués, les acteurs construisent des rôles artificiels. Ainsi, dans la tragédie comme dans le , les acteurs sont joués exclusivement par des hommes. Au lieu du visage expressif du comédien de théâtre moderne, ces spectacles présentent un protagoniste masqué, habillé d’un costume hors du commun. Tout le dispositif spectaculaire est centré sur ce protagoniste (仕手 shite) dont le masque (面 omote) appartient à un type (vieillard, femme, démon, guerrier) auquel s’ajoutent les traits caractéristiques du personnage (l’âge, la catégorie : terrestre, divine, monstrueuse, etc.).

  • 22 Appellation tirée de l’expression « yeux enduits d’or » (金泥の眼kondei no me). Au lieu du masque deig (...)
  • 23 Sur ces deux masques, voir Godel, Kano 1994, p. 124.

14Précisons que, seul parmi tous les acteurs, le shite est masqué. Le protagoniste du va endosser deux apparences successives : dans une première partie de la pièce, il a une apparence humaine puis il revient dans une seconde partie de la pièce avec une autre apparence, généralement d’esprit ou de démon. C’est pourquoi on distingue le « protagoniste d’avant »(前仕手 mae‑jite) et le « protagoniste d’après » (後仕手 nochi‑jite), pourvus chacun d’un masque différent. Ainsi, la femme de Kanawa entre d’abord avec le masque nommé « yeux dorés » (泥眼deigan)22. Ce masque de femme mûre ne présente pas de visage expressif : seuls quelques traits discrets – mèches de cheveux décoiffés, moue de la lèvre – expriment des sentiments. Un élément conventionnel signale au spectateur la particularité du personnage : l’usage de la peinture dorée sur les yeux et sur les dents indique la présence d’une force surnaturelle. L’apparition de ce masque est retardée dans la pièce : l’acteur, vêtu d’un élégant kimono fleuri et portant un éventail, cache son visage derrière un pan de manteau. Ce n’est qu’au moment de quitter le plateau à la fin de la première partie qu’il révèle son masque. Dans une seconde partie, l’acteur revêtu d’un manteau écarlate revient, portant le masque de la « jeune fille du pont » (橋姫 hashihime). C’est un masque surnaturel présentant la même couleur dorée des yeux et des dents que le masque deigan, mais beaucoup plus expressif : il ajoute un rictus de haine, des yeux écarquillés ainsi que des sourcils froncés. Tout le bas du visage est peint d’une couleur rouge indiquant la colère. L’acteur porte le couvre-chef éponyme de la pièce : une couronne de fer (金輪kanawa), munie de trois pointes surmontées d’un morceau de tissu rouge qui figure des flammes. En outre, il a remplacé son élégant éventail par un maillet de démon23.

  • 24 Brea 1998. Sur Pollux, voir Mauduit, Moretti 2010.
  • 25 Juvénal, Satires III, 175 ; Aulu-Gelle, Nuits attiques V, 7.
  • 26 Horace, Epître aux Pisons, 119-124 : « Suivez en écrivant la tradition ou bien composez des caract (...)
  • 27 Créon dans Médée, 186-187 : Ferox minaxque (« farouche et menaçante »). Jason, ibid., 446 : fert o (...)
  • 28 Ovide, Amours III, 1, 11-14. Cf. Lucien, De la danse 27.
  • 29 Craig [1916] 1998.

15Face au personnage de Kanawa, nous n’avons pas de témoignage direct sur le masque de Médée. Faut-il aller le chercher parmi la série de masques présentée par le lexicographe Pollux au deuxième siècle de notre ère ? On est tenté, par exemple, de l’identifier à ce masque de « la pâle à grands cheveux » caractérisée par le « teint pâle, les cheveux noirs, le regard douloureux » décrit par Pollux ou, comme le fait Luigi Brea, d’aller le chercher parmi les bas-reliefs et les mosaïques romaines24. Entreprise malheureusement hasardeuse car Pollux mêle fréquemment les lieux et les époques et donne à la tradition un ordre qui ne préexiste pas à sa classification. Quant aux mosaïques et aux bas-reliefs, il est difficile de savoir si leur référent n’est pas issu de représentations ornementales grecques et si elles ont le moindre rapport avec la tragédie romaine d’époque impériale. Du moins, plusieurs témoignages confirment le front haut, le teint pâle des masques et leur ouverture au niveau de la bouche et des yeux25. Selon Horace, chaque personnage est singularisé par un caractère qui lui est propre. Quintilien ajoute que ce caractère, ou plus précisément cette passion (adfectus), se reflète sur le masque26. On doit donc supposer un masque spécifique à Médée, farouche (ferox), sauvage (atrox), en tout point conforme au portrait qu’en donnent Créon et Jason dans la pièce de Sénèque27. Quant à son costume, il faut supposer conformément à la description qu’en donne Ovide, un manteau long et de hauts cothurnes qui allongent la silhouette28. Malgré les profondes différences entre l’acteur japonais et l’acteur romain, nous avons dans les deux cas affaire à ce qu’Edward Gordon Craig nomme une « sur-marionnette », véhiculant une émotion par un dispositif vocal et visuel, et non par l’incarnation d’une psychologie réaliste29.

L’entourage du protagoniste

  • 30 Abe no Seimei (921-1005) est le plus célèbre de ces praticiens de techniques issues de Chine. Leur (...)

16Autre point commun entre le et Sénèque : l’usage de rôles qui interagissent avec le protagoniste. Dans le , on distingue deux catégories : le waki (脇), un rôle non-masqué complémentaire du protagoniste, et l’acteur de kyōgen (狂言) autre rôle non-masqué jouant suivant la diction spécifique des divertissements. Dans Kanawa, la femme répudiée interagit dans la première partie avec l’acteur de kyōgen qui joue un serviteur du temple puis, dans la seconde partie, avec le waki, un célèbre devin et magicien (onmyōji 陰陽師), Abe no Seimei30. Le rôle de kyōgen est secondaire : il ne sert qu’à introduire le personnage de la femme jalouse. Il se présente d’abord sur scène et se place sur le côté pendant que la protagoniste prononce un monologue d’entrée. Il interagit en prose sans musique dans un dialogue où il révèle à la protagoniste l’oracle des dieux qui veut qu’elle se transforme en démon. Le waki est le complément nécessaire du shite. Il agit ici en s’opposant au personnage : il va désamorcer le rituel de la femme par un contre-rituel. Face à la protagoniste possédée par une rancœur surnaturelle, Abe no Seimei va protéger le mari et sa nouvelle épouse. Et de fait, son rituel va contrecarrer celui de la femme : contrairement à Médée, ce finit bien ou plus précisément ne finit pas. De fait, la femme du nō Kanawa, ayant échoué à accomplir son rituel de vengeance, s’enfuit dans les coulisses…

  • 31 Hegel [1837-1842] 1997, p. 633.

17Ajoutons un dernier type de rôle qui va jouer le mari de la femme de Kanawa et qui peut être mis en parallèle avec le rôle de Jason, le compagnon (連れ tsure), dont il existe deux types : masqué (compagnon de shite : 仕手連れshite-zure) et non masqué (compagnon de waki : 脇連れwaki-zure). Le mari dans Kanawa est joué par un waki-zure, un rôle non masqué donc, avec une différence majeure par rapport à Médée : tandis que Jason se confronte directement à Médée, dans le , le mari ne rencontre pas son ancienne femme. Il n’intervient qu’au milieu de la pièce, après le retrait de la protagoniste à la fin de la première partie et avant le retour de celle-ci dans la deuxième partie. Il interagit alors avec le magicien auquel il demande une protection. Sur ce point à nouveau, le magicien va faire la différence avec la Médée de Sénèque. Par sa situation de médiateur, il va éviter un conflit direct entre les personnages, empêchant ces fameuses « collisions » qu’Hegel établit comme caractéristiques du drame31. De ce point de vue, la protagoniste de Kanawa apparaît plus isolée sur scène que sa “cousine” romaine.

18Bien sûr, les personnages du ne se superposent pas complètement à ceux de la tragédie de Sénèque. Le schéma actanciel du est plus simple : nul équivalent de Créon ou des enfants. Du moins, cette structure simplifiée fait voir que les rôles ont surtout un usage fonctionnel et non psychologique : isoler la protagoniste répudiée par son mari. Dans les deux cas, l’isolement suscite l’action de l’acteur au centre du plateau. Dans les deux pièces, la solitude de la protagoniste est renforcée par l’existence d’un personnage mentionné mais jamais joué : la rivale, qui, par son absence de la scène, constitue le double inversé du personnage principal. Véritable “Arlésienne tragique”, la nouvelle épouse brille par son absence. Elle est symbolisée sur scène par un objet métonymique associé au rituel : une robe dans Médée, des cheveux dans Kanawa.

Une performance structurée par la musique et la danse

19Ni le ni la tragédie sénéquienne ne sont composés en scènes au sens classique du terme en français. Dit autrement, ce ne sont pas seulement les entrées et les sorties des personnages qui structurent la pièce, mais la construction spectaculaire qui inclut chant et musique.

  • 32 En latin : diverbium (passages déclamés sans musique) et canticum (passages chantés accompagnés de (...)
  • 33 Un troisième type de tambour, le tambour à battes (太鼓taiko), est facultatif et intervient fréquemm (...)

20Le point de rencontre le plus marquant entre le et la tragédie romaine est sans doute l’usage du vers et l’alternance entre passages chantés accompagnés de musique et passages déclamés sans musique32. En outre, il existe dans le des chants produits par l’acteur seul, équivalent des monodies romaines, tel le chant de route (道行き michiyuki) de l’entrée du protagoniste ou le chant d’incantation du magicien (ノット notto) dans la deuxième partie de la pièce. Bien entendu, l’une et l’autre tradition ne se recouvrent pas totalement. Ainsi, le utilise un type de flûte (能管nōkan) que l’on serait tenté de mettre en parallèle avec la tibia romaine, mais c’est un instrument secondaire. De fait, ce sont surtout les deux tambours à main – petit tambour (小鼓 kotsuzumi) et grand tambour (大鼓ōtsuzumi ) – accompagnés par des cris caractéristiques des musiciens (掛声kakegoe) qui constituent le fond musical de la pièce33. Il n’en reste pas moins que l’alternance entre déclamation sans musique et chant monodique ou choral accompagné de musique est, dans les deux cas, caractéristique et ne peut être assimilée, par exemple, à un opéra moderne.

  • 34 Dupont 1995, p. 55-90 : « Dolor, furor, nefas : le scénario d’une métamorphose ».
  • 35 Yokomichi 1973.

21Autre point de rencontre entre les deux traditions : l’usage d’une structure spectaculaire codifiée. Globalement, elles ont pour point commun d’utiliser une structure spectaculaire en crescendo basée sur le parcours du personnage : de l’humain au démon dans le , de l’humain au monstre dans la tragédie sénéquienne34. En outre, dans le , cette structure se reflète dans un jeu de plus en plus intense et de plus en plus rythmé. Les pièces de sont composées en éléments spectaculaires récurrents, des segments (小段 shōdan) dont chaque type porte un nom spécifique et qui sont regroupés suivant un ordre attendu35. Nous pouvons appeler module une unité spectaculaire constituée par le regroupement d’un ou de plusieurs segments. Trois aspects les caractérisent : leur typicité, leur caractère conventionnel, leur relative autonomie. Les modules ne sont pas de simples scènes mais des moments spectaculaires récurrents, conventionnels, et reconnus par le spectateur.

Les modules spectaculaires

22Les deux traditions présentent des éléments qui par leur forme autonome et leur fonction dans la pièce peuvent être mis en parallèle et éclairer le fonctionnement du jeu sur scène. La notion de modules nous permet donc d’opérer une comparaison d’éléments spectaculaires dans les deux pièces.

Module d’entrée de rôle

  • 36 Sur cette innovation de la tragédie romaine, voir Tarrant 1978. Ici, le monologue a pour caractéri (...)

23Contrairement à un théâtre réaliste, les personnages masqués n’existent pas d’emblée. Ils nécessitent d’être construits progressivement pour le spectateur, ce qui se traduit par un monologue d’entrée de rôle36. Dans les deux cas, il s’agit d’un module d’animation du personnage qui coïncide dans le avec son entrée. Le début de l’une et l’autre pièce est sur ce point comparable : le discours initial de l’acteur jouant le rôle de la protagoniste mentionne la douleur provoquée par l’abandon du mari pour une autre femme. Ainsi se plaint Médée dans un monologue dépourvu de musique :

Medea – Vix ipsa tantum, uix adhuc credo malum.
Hoc facere Iason potuit, erepto patre
patria atque regno sedibus sola exteris
deserere durus ?
Merita contempsit mea
qui scelere flammas uiderat uinci et mare ?
Adeone credit omne consumptum nefas ?
Incerta, uaecors, mente uaesana feror
partes in omnes ; unde me ulcisci queam ?

[…] melius, a melius, dolor
furiose, loquere
[…].

  • 37 Sénèque, Médée 117-140 (l’intégralité du monologue, en sénaires iambiques, couvre les vers 116-154 (...)

Médée – Avec peine, avec peine, je peux croire moi-même à un si grand malheur. Jason a pu faire cela ? M’avoir arraché mon père, ma patrie, mon royaume, puis m’abandonner seule en pays étranger, le cruel ? Il a méprisé mes services, lui qui m’avait vue vaincre par le crime les flammes et la mer ? Croit-il si fort que toute mon impiété a été consommée ? Instable, hors de moi-même, l’esprit malade, je me laisse emporter en tous sens. Comment puis-je me venger ? […] Tiens meilleur langage, Ah ! Meilleur langage, folle rancœur […]37 !

24La protagoniste de Kanawa introduit son rôle de femme délaissée par des plaintes comparables :

[ サシ]
シテ – […] 二道かくる徒人を、頼まじとこそ思ひしに、人の偽り末知らで、契り初めけん悔やしさも、ただわれからの心なり、あまり思ふも苦しさに、貴船の宮に詣でつつ、住むかひもなき同じ世の、中に報ひを見せ給へと

  • 38 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 349, 2 ; Godel, Kano 1994, p. 146. Notons qu’Armen Godel ne tradu (...)

[SASHI : diction accompagnée de musique de tambours non-synchronisée]
SHITE – […] Celui qui a choisi la duplicité, l’homme volage il faut s’en défier. J’avais beau m’en convaincre, jamais je ne me serais doutée que l’homme pût être faux à ce point. L’amour et ses promesses commencent et sitôt le chagrin ce parasite à lui tout seul qui par ma faute a infesté mon cœur. De tourments par trop accablée, au sanctuaire de Kibune je viens dire mes prières. Vivre ne sert à rien dans ce monde qui est aussi le sien. Quelle sera ma revanche ? Montrez-la-moi38.

  • 39 Ferrari 2002.
  • 40 Terasaki 2002.

25Dans les deux cas, l’abandon par un mari et la douleur associée introduisent pour le spectateur les données permettant de construire le personnage. Le mari est un homme dépourvu de sentiments (durus) pour Médée, un homme volage (徒人 adabito) pour la femme de Kanawa. Le résultat est le même : un abandon qui suscite une douleur accablante : dolor en latin, kurushisa (苦しさ) en japonais, deux mots au sens assez proche. Le dolor latin est un état physique, celui de l’endeuillé après une perte irrémédiable39. Le kurushisa, souvent associé à la rancune (恨みurami), indique quant à lui un sentiment de souffrance par la passion et qui empêche le protagoniste de trouver le repos bouddhique40. Deux formes différentes de chagrin mais qui, dans les deux cas, construisent le personnage dans son état initial et préparent la suite du spectacle.

Module de transformation

26Autre moment comparable : ce que nous pouvons appeler un module de transformation. Il s’agit d’un passage de transition. Dans les deux cas, un chant choral décrit la transformation de la protagoniste et annonce la suite de la pièce. Il s’agit, en outre, d’un module isolé par une forme chantée spécifique.

  • 41 Dimètres ioniques.

27Dans Médée, une transition est assurée par un chant choral autonome, accompli en mètres lyriques et donc accompagné de musique41 :

CHORUS
Quonam cruenta Maenas
praeceps amore saeuo
rapitur ?
Quod impotenti
facinus parat furore ?
Vultus citatus ira
riget et caput feroci
quatiens superba motu
regi minatur ultro.
Quis credat exulem ?
Flagrant genae rubentes,
pallor fugat ruborem.
nullum uagante forma
seruat diu colorem
[…].

  • 42 Sénèque, Médée 849-861 (l’intégralité du chant couvre les vers 849-878).

CHŒUR – Où se précipite la sanglante Ménade emportée par son sauvage amour ? Quel crime prépare-t-elle avec une fureur qu’elle ne peut maîtriser ? Son visage animé par la rage se fige, et secouant la tête d’un mouvement farouche, l’effrontée ose menacer le roi. Qui pourrait croire qu’elle est exilée ? Ses joues sont toutes rouges de feu, la pâleur chasse le feu. Elle passe sans cesse d’une couleur à l’autre, son apparence ne fait que changer […]42.

28Le rôle de transition de ce passage est nettement appuyé par la question posée par le chœur dans un des vers suivants : « Quelle va être la suite ? » (869 : Quid sequetur). Et de fait, ce passage précède l’annonce par le messager de l’incendie du palais et prépare le final où Médée va tuer ses deux fils.

29Dans Kanawa, une transition chorale est accomplie sur une mélodie autonome et synchronisée avec les tambours (上げ歌age-uta). La description chantée de la transformation accompagne alors la sortie de la protagoniste. Le module anticipe sur le retour de la protagoniste, couverte du masque de démon hashihime, dans la seconde partie du . Les paroles du chœur précèdent la sortie accélérée du personnage. La description chorale coïncide avec le moment où la femme révèle son visage :

[上ゲ歌]
地 – 言ふより早く色変はり、言ふより早く色変はり、気色変じて今までは、美女の形と見えつるが、緑の髪は空さまに […]

  • 43 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 350, 4 ; Godel, Kano 1994, p. 147-148.

[AGE-UTA : chant sur une ligne mélodique haute synchronisé avec le rythme des tambours]
CHŒUR – À ces mots, elle change aussitôt de couleur. À ces mots, elle change aussitôt de couleur. Son visage se défigure. Alors même qu’à l’instant c’était l’apparence gracieuse d’une jeune femme qu’elle livrait aux regards, ses cheveux noirs de jais vers le ciel se hérissent […]43.

30Paradoxalement, les mots du chœur en disent plus que le masque : ils indiquent une transformation de couleur (色 iro), une apparence (形 katachi) qui change et des cheveux qui se dressent. Cette transformation, effectuée par les mots, prépare la deuxième entrée du personnage sous forme de démon.

31On relèvera des caractéristiques semblables entre le et la tragédie : dans les deux cas, le chant choral décrit la transformation de l’apparence – 気色 keshiki en japonais : contenance, air / uultus en latin : visage exprimant une émotion – de la protagoniste. Il ne s’agit pas d’une didascalie décrivant le masque, qui est fixe, mais plutôt d’un appel à l’imaginaire du spectateur : le chœur mentionne le changement de couleur (色 iro / colorem) qui indique l’agitation du personnage, l’apparence (形 katachi / forma) qui varie continuellement. La similarité des moyens (le masque, le chœur, le recours à un chant autonome) ainsi que la même fonction transitoire produisent une scène spectaculaire de même type.

Module d’incantation

  • 44 740-751 : tétramètres trochaïques ; 752-770 : trimètres iambiques ; 771-786 : dimètres iambiques ; (...)

32Ajoutons un autre module spectaculaire comparable : l’incantation. Il s’agit, dans la Médée de Sénèque, d’une monodie, chantée par l’acteur et accompagnée de la musique de tibia, durant laquelle la protagoniste va invoquer les puissances infernales. La métrique complexe de ce passage permet de l’isoler comme un module autonome au sein de la pièce44. L’incantation est précédée par une longue description sans musique de la cérémonie par la nourrice qui en constitue une sorte de préface. Dans Kanawa, la situation n’est pas exactement la même : c’est le magicien qui produit l’incantation efficace tandis que la protagoniste produit une incantation avortée. Lisons d’abord l’incantation de Médée :

Medea – Comprecor uulgus silentum uosque ferales deos
et Chaos caecum atque opacam Ditis umbrosi domum,
Tartari ripis ligatos squalidae Mortis specus
supplicis, animae, remissis currite ad thalamos nouos : […]
Nunc meis uocata sacris, noctium sidus, ueni,
pessimos induta uultus, fronte non una minax. […]
Tibi haec cruenta serta texuntur manu,
nouena quae serpens ligat,
tibi haec Typhoeus membra quae discors tulit,
qui regna concussit Iouis.
Vectoris istic perfidi sanguis inest,
quem Nessus expirans dedit. […]
Sonuistis, arae, tripodas agnosco meos
fauente commotos dea.

  • 45 Sénèque, Médée 740-786.

Médée – J’invoque la foule des ombres silencieuses et vous dieux Mânes, Chaos obscur, sombre demeure du ténébreux Dis, cavernes de la mort sordide entourée par les eaux du Tartare. Laissez vos supplices, âmes, et accourez à ces noces d’un nouveau type. […] Maintenant, à l’appel de mes incantations, astre des nuits, revêts-toi de ton plus affreux visage, brandis la menace de ton triple front. […] Pour toi ma main sanglante a tressé ces guirlandes, toutes faites de neuf serpents, pour toi sont ces membres, ceux du rebelle Typhée qui ébranla le royaume de Jupiter. Ici est le sang dont Nessus, le perfide passeur, a fait présent au moment d’expirer. […] Vous avez retenti, autels, je reconnais mes trépieds ébranlés par la déesse propice45.

33Considérons à présent la prière du magicien, constituée par un module de trois segments solidaires, et interprétée par le waki relayé par le chœur :

[口]
ワキ – いでいで轉じ替へんとて、茅の人形を人尺に乍り、夫婦の名字を内に籠め、三重の高棚五色の幣、おのおの供物を調へて、肝胆を砕き祈りけり
[ノット]
ワキ – 謹上再拝。それ天開け地固まつしよりこのかた、伊奘諾伊奘冊の尊、天の磐座にして、みとのまくばひありしより、男女夫婦の語らひをなし、陰陽の道長く傳はる、それになんぞ魍魎鬼神妨げをなし、非業の命を取らんとや
[ノリ地]
ワキ – 大小の神祇、
地 – 諸仏菩薩、明王部天童部、九曜七星、二十八宿を、驚かし奉り[…]

  • 46 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 350-351, 7 ; Godel, Kano 1994, p. 150. Godel traduit 人形 ningyō pa (...)

[KOTOBA : paroles sans musique]
WAKI – Allons, allons ! Rétablissons le cours du destin. Avec de la paille, je façonne deux figurines aux proportions humaines. J’y incorpore les noms calligraphiés du couple. Sur l’étagère à trois niveaux je place les guirlandes de papier sacrées aux centuples couleurs. Puis je dispose chacun des accessoires, mon foie dût-il en éclater, je prie.
[NOTTO : chant avec musique non synchronisée]
« Kinjō saihai ! Plein de ferveur, je me prosterne et prie. » Ah ! Du jour où le Ciel s’est ouvert et où la Terre s’est durcie, où Izanami et Izanagi les dieux dans leur Séjour de Roches Célestes ont couplé, à partir de ce jour, hommes et femmes se sont accouplés, perpétuant ainsi le long chemin où le clair pénètre l’obscurité. Cependant, pourquoi les esprits malins et les démons font-ils toujours obstacle et contre le cours du destin se permettent-ils d’arracher la vie ?
[NORIJI : chant avec musique synchronisée]
Ô vous dieux du Ciel et de la Terre, du plus grand au plus petit,
CHŒUR – et vous les Buddha et Bodhisattva, vous la cohorte des Rois de Science, et vous la cohorte des Enfants Célestes, vous les Neuf Grands Astres, et vous les Sept Etoiles de la Grande Constellation, et vous les Vingt Régions Célestes, tous je vous invoque […]46.

  • 47 Sur cette « voie du yin et du yang » voir supra, note 31.

34Les points de ressemblance entre les deux incantations sont nombreux. Les deux pièces utilisent la prière comme un module bien individualisé. Dans les deux cas, le personnage s’adresse à des instances surnaturelles : divinités du bouddhisme, du shintoïsme et du onmyōdō dans le cas du magicien de Kanawa47, divinités infernales (Mânes, Dis, et Hécate) dans le cas de Médée. On ne s’étonnera donc pas de retrouver des formules liturgiques performatives telles que « je prie » (祈り inori), « j’invoque » (奉り tatematsuri en japonais / comprecor en latin) ainsi que des objets sacrés manipulés en vue de la cérémonie. Les deux incantations recourent à des objets analogiques : les deux figurines (人形 ningyō) manipulées par le magicien représentent les époux qu’il cherche à protéger tandis que les objets manipulés par Médée sont associés au poison qu’elle prépare pour empoisonner la robe de Créuse. Dans les deux cas, nous avons un autel : installé sur une estrade dans le , il est intégré au jeu dès le début de la pièce.

35En miroir de l’incantation du magicien, nous devons maintenant considérer la prière inefficace de la femme de Kanawa :

[中ノリ地]
シテ – いでいで命を取らん、
地 – いでいで命を取らんと、笞を振り上げ後妻の、髪を手に絡巻いて、打つや宇津の山の、夢現とも別かざる憂き世に、因果は巡り合ひたり、今さらさこそ悔やしかるらめ、さて懲りや思ひ知れ。
シテ – ことさら恨めしき、
地 – ことさら恨めしき、徒し男を取つて行かんと、臥したる枕に立ち寄り見れば、恐ろしやみ幣に、三十番神ましまして、魍魎鬼神は穢らはしや、出でよ出でよと […]

  • 48 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 352, 10 ; Godel, Kano 1994, p. 155.

[CHŪ-NORIJI : chant final du chœur synchronisé avec les tambours]
SHITE – « Et maintenant je vais t’ôter la vie. »
CHŒUR – « Et maintenant je vais t’ôter la vie. » À ces mots, elle brandit son maillet dans les airs. De la jeune épouse, fruit de sa jalousie, elle entortille la chevelure. Ah ! Elle frappe, montagne qui frappe. Est-ce rêve du mont Utsu le-réel ou la réalité qui frappe ? Elle ne comprend plus. En ce monde de douleurs, les causes et les effets déboulent et s’enroulent. « Maintenant, tu vas regretter ta faute. Confesse-la et paie. »
SHITE – C’est à lui par-dessus tout que j’en veux.
CHŒUR – « C’est à lui par-dessus tout que j’en veux » lui l’époux infidèle qu’elle voudrait embarquer. Au chevet du lit où il repose, elle s’approche mais que voit-elle ? « Oh ! Abomination ! Sur ces entrelacs de papier, les Trente Divinités Protectrices font bonne garde. Esprits malins et démons repoussants, allez-vous-en, allez-vous-en ! » dit-elle48.

36Nous retrouvons une incantation accompagnée de musique et prononcée sur un autel. Ici, le degré de similarité avec le rituel de Médée est maximal : la femme de Kanawa se penche sur l’autel pour accomplir ses maléfices. Et en même temps, c’est l’exact opposé de la cérémonie de Médée : d’une part, parce que le passage est en grande partie un récit assumé par le chœur, d’autre part, parce que cette incantation se solde par un échec et par le départ de la femme hors du plateau. Si l’on voulait reconstituer la prière de Médée, il faudrait mélanger en quelque sorte les deux scènes :

  1. prendre le personnage de l’incantation de la femme devenue démon
  2. lui attribuer les mots efficaces de l’incantation du magicien
  • 49 Installe-t-on par exemple un autel portatif sur scène romaine comme dans le nō ? Dans la mesure où (...)

37Malgré les différences et les incertitudes du jeu tragique dans le détail49, il ressort de la confrontation que l’incantation constitue dans les deux cas un élément spectaculaire autonome, ce que nous avons appelé un module et qui prend la forme d’un chant.

Sénèque : une tragédie modulaire ?

  • 50 Dupont 1995, p. 55-90.
  • 51 Cet article a fait l’objet d’une communication à l’université Shinshu de Matsumoto le 4 juin 2018 (...)

38Penser le spectacle tragique comme une forme visuelle et auditive sans drame : telle est la possibilité qui nous est offerte par le . Singulièrement, deux formes de théâtre éloignées dans le temps et l’espace rejoignent ce que nous appelons aujourd’hui le théâtre postdramatique. Cette particularité prouve que la notion de drame, malgré plusieurs siècles d’emplois, ne saurait recouvrir toutes les formes de spectacle. La comparaison du et de la tragédie romaine nous apprend que le caractère spectaculaire de ces deux types de traditions scéniques ne tient pas seulement à une intrigue mais à la succession de modules codifiés, chantés et dansés, d’un personnage masqué, sans qu’il faille obligatoirement y associer un drame. Ceci permet de comprendre que le parcours dolor - furor - nefas bien identifié dans les tragédies de Sénèque par Florence Dupont50, n’est pas seulement un scénario obligé mais l’enchaînement d’éléments spectaculaires singuliers mobilisant corps, voix, musique. Jusqu’où le parcours tragique chez Sénèque est-il semblable au nō ? Nous n’avons exploré que trois types de modules : une entrée de personnage, une transition chorale, une monodie. C’est déjà beaucoup, mais il conviendrait d’une part de comparer ces trois types modulaires dans les autres pièces de Sénèque pour constater s’ils sont toujours semblables. D’autre part, si notre hypothèse d’une tragédie modulaire est correcte, il conviendrait de recenser toutes les autres formes de modules et de repérer les formes de régularités et de variations d’une pièce à l’autre. Sans approfondir, car cela dépasserait le cadre de cet article, relevons à titre de piste, un certain nombre de passages qui devraient être explorés non plus comme des scènes mais comme des modules typiques de la construction spectaculaire : les autres chants choraux, les récits de messagers, ou les affrontements verbaux. Cet article vise surtout à ouvrir de nouvelles pistes d’exploration en analysant les tragédies non pas comme des intrigues ou des drames abstraits mais comme la succession d’éléments spectaculaires codifiés51.

Bibliographie

Texte latin de Médée

Sénèque, Tragédies, François Chaumartin (éd. texte et trad.), Tome 1, Paris, Les Belles Lettres, CUF, 1996 (Dans cet article, nous modifions certaines des traductions pour rendre plus littéralement le texte latin).

Texte japonais de Kanawa

Yokomichi, Omote [1960 : t.1 - 1963 : t.2] t.1 : 1968 - t.2 : 1969 : Mario Yokomichi, Akira Omote, 謡曲集Yōkyokushū (recueil de pièces de ), 日本古典文學大系Nihon koten bungaku taikei (Classiques de la culture japonaise) 40-41, Tokyo.

Traductions du texte japonais

Godel, Kano 1994 : Armen Godel, Koichi Kano (traduction, présentation et annotation de pièces de Zeami), La Lande des mortifications. Vingt-cinq pièces de nô, Paris, Connaissance de l’Orient, Gallimard, p. 139-141. Afin de faciliter la mise en page et la lecture, nous ne respectons pas le passage à la ligne adopté par A. Godel et K. Kano et adoptons une ponctuation plus usuelle. Nous signalons explicitement en note les changements de traduction.

Bibliographie générale

Arcellaschi 1990 : André Arcellaschi, Médée dans le théâtre latin d’Ennius à Sénèque, Rome.

Aygon 2004 : Jean-Pierre Aygon, Pictor in fabula. L’ecphrasis-descriptio dans les tragédies de Sénèque, Bruxelles, Latomus, volume 280.

Boissier 1861 : Gaston Boissier, Les tragédies de Sénèque ont-elles été représentées ?, Paris.

Brea 1998 : Luigi B. Brea, Le maschere ellenistiche della tragedia greca, Cahiers du Centre Jean Bérard 19, Naples.

Craig [1911] 1998 : Gordon E. Craig, « L’acteur et la sur-marionnette », in De l’art du théâtre, trad. fr. par Geneviève Seligman, Paris, p. 79-106 [On the art of theatre, London].

Davis 1993 : Peter J. Davis, Shifting Song: The Chorus in Seneca’s Tragedies, Hildesheim.

Dupont 1995 : Florence Dupont, Les monstres de Sénèque. Pour une dramaturgie de la tragédie romaine, Paris.

— 2007 : Florence Dupont, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris.

Dupont, Letessier 2012 : Florence Dupont, Pierre Letessier, Le théâtre romain, Paris.

Faure, Iyanaga 2012 : Bernard Faure, Nobumi Iyanaga (dir.), La voie du Yin et du Yang. Techniques divinatoires et pratiques religieuses, Cahiers d’Extrême-Asie 21, Paris.

Ferrari 2002 : Nathalie Ferrari, « Le corps consolé. Étude de la consolation privée dans la Rome antique », in Philippe Moreau (dir.), Corps romains, Paris, p. 136-159.

Hegel [1837-1842] 1997 : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, tome II, trad. fr. par Charles Bénard, revue par Benoît Timmermans et Paolo Zaccaria, [Vorlesungen über die Ästhetik, Berlin-Leipzig] Paris.

Keene 1970 : Donald Keene (dir.), Twenty Plays of the Nō Theatre, New York.

Kobayashi 2003 : Kozue Kobayashi,「能は演劇であるのかNō wa engeki de aru no ka?」 (Le est-il un drame ?), article non traduit, 人文研究 Jinbunkenkyū 54/7, Osaka, p. 1-30.

Lehman [1999] 2002 : Hans-Thies Lehman, Le théâtre postdramatique, trad. fr. par Philippe-Henri Ledru, Paris [Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main].

Marx 2012 : William Marx, Le tombeau d’Œdipe. Pour une tragédie sans tragique, Paris.

Mauduit, Moretti 2010 : Christine Mauduit, Jean-Charles Moretti, « Pollux, un lexicographe au théâtre », REG 123-2, p. 521-541.

O’Neill 1958 : Patrick G. O’Neill, Early Noh Drama: Its Background, Character and Development 1300-1450, London.

Paré-Rey 2014 : Pascale Paré-Rey, « Les tragédies de Sénèque sont-elles spectaculaires ? – Réflexions sur quelques principes de composition », dans J.-P. Aygon (dir.), Un philosophe homme de théâtre ? Débats et controverses autour des tragédies de Sénèque, Pallas 95, p. 33-57.

Smethurst 2013 : Mae J. Smethurst, Dramatic Action in Greek Tragedy and Noh: Reading with and beyond Aristotle, Princeton.

Sutton 1986 : Dana F. Sutton, Seneca on the Stage, Leiden.

Tarrant 1978 : Robert J. Tarrant, « Senecan Drama and Its Antecedents », HSPh 82, p. 213‑263.

Terasaki 2002 : Etsuko Terasaki, Figures of Desire: Wordplay, Spirit Possession, Fantasy, Madness, and Mourning in Japanese Noh Plays, Ann Arbor.

Tschudin 2011 : Jean-Jacques Tschudin, Histoire du théâtre classique japonais, Toulouse.

Yokomichi [1960] 1973 : Mario Yokomichi, The Life Structure of the Noh, trad. angl. par Fanck Hoff et Willi Flindt de l’introduction de Yokomichi, Omote [1960] 1969, Kyoto.

Zwierlein 1966 : Otto Zwierlein, Die Rezitationsdramen Senecas, Meisenheim am Glan.

Notes

1 Boissier 1861, p. 11. Voir également Zwierlein 1966. Otto Zwierlein introduit la notion de Recitazionsdrama : les pièces de Sénèque ne seraient pas composées pour la scène mais pour des lectures (recitationes). Cette hypothèse a été réfutée depuis. Voir par exemple Dupont, Letessier 2012, p. 196-198.

2 Hegel [1837-1842] 1997, p. 633.

3 Dès les années 1820-1830, Hegel reproche déjà à Sénèque de ne présenter que des « personnifications des passions » et d’abuser de « l’art de la rhétorique ». Voir Hegel [1837-1842] 1997, p. 697.

4 Lehman [1999] 2002 ; Dupont 2007 ; Paré-Rey 2014. 

5 Sur la même question posée pour la tragédie attique, nous renvoyons à Marx 2012. Signalons également l’ouvrage de Smethurst 2013 qui adopte un point de vue inverse à notre proposition en cherchant dans les une action dramatique.

6 Médée suit le même schéma que Thyeste et Phèdre : prologue – monologue de dolor – dialogue domina/nutrix et furor – scène de ruse (dolus) – monodie – scène finale de nefas et dolor de la victime. Sur la typicité de la pièce par rapport à ce schéma, voir Dupont 1995, p. 89-90.

7 La Médée d’Euripide est mise en scène par Ninagawa Yukiyo (1978 et 2005) et Miyagi Satoshi (1999). Watanabe Moriaki met en scène la Médée de Sénèque en 1975.

8 Arcellaschi 1990.

9 Godel, Kano 1994, p. 139.

10 Eileen Kato, traductrice de la pièce dans le volume de édité par Donald Keene, souligne ses qualités dramatiques. Keene 1970, p. 174 : « The play has an exceptional tight dramatic structure [...]. Kanawa is considered to be one of the finest examples of a dramatic . »

11 Smethurst 2013 cherche une structure dramatique dans certains . Malgré quelques points de rencontres – linéarité, présence de péripéties –, la notion de drame au sens aristotélicien ne prend pas en compte la nature spécifique du qui mêle récit et dialogue. Voir Kobayashi 2003 qui décrit le comme un « epyllion performed by actors on the stage » (p. 5).

12 Le monumental théâtre de Pompée, premier théâtre de pierre à Rome, est inauguré à cette date.

13 Vitruve, De architectura V, 6, 1-2.

14 Tschudin 2011, p. 211.

15 Pour une tentative de caractérisation du chœur de la Médée de Sénèque, voir Davis 1993. Sur les spécificités du chœur sénéquien par rapport au chœur attique, voir Tarrant 1978, p. 221-228.

16 Vitruve, De architectura V, 6, 8-9. Vitruve mentionne l’ajout de toiles peintes qui signalent le genre de la pièce jouée sur scène : « colonnes, frontons, statues et autres accessoires royaux », pour la scène tragique.

17 La scène de se standardise à l’époque Edo. Le pin est un ajout du début du xvie siècle : il rappelle le grand pin Eikō no matsu devant lequel les acteurs jouaient lors des festivités du On-matsuri près du temple Kasuga à Nara. Voir O’Neill 1958, p. 64.

18 Sur la spatialité des pièces de Sénèque, voir Sutton 1986.

19 Ajoutons une porte dérobée (切戸口kiridoguchi) en fond de scène à droite, au milieu d’un panneau peint de roseaux et par laquelle le chœur accomplit son entrée et sa sortie de scène.

20 Aygon 2004. Voir Quintilien, Institution oratoire VI, 2, 28, qui utilise les termes phantasia et visio.

21 L’expression « ouverture des yeux » (開眼kaigen) et « ouverture des oreilles » (開聞kaimon) apparaît à plusieurs reprises dans le Traité des trois voies (三道sandō). Sur le caractère auditif et visuel des tragédies de Sénèque, voir Paré-Rey 2014. 

22 Appellation tirée de l’expression « yeux enduits d’or » (金泥の眼kondei no me). Au lieu du masque deigan, certaines écoles utilisent le masque spécifique kanawa onna (金輪女), assez semblable, mais caractérisé par des traits plus marqués.

23 Sur ces deux masques, voir Godel, Kano 1994, p. 124.

24 Brea 1998. Sur Pollux, voir Mauduit, Moretti 2010.

25 Juvénal, Satires III, 175 ; Aulu-Gelle, Nuits attiques V, 7.

26 Horace, Epître aux Pisons, 119-124 : « Suivez en écrivant la tradition ou bien composez des caractères qui se tiennent. […] Que Médée soit farouche (ferox) et indomptable, Ino plaintive, Ixion perfide, Io vagabonde, Oreste en deuil. » ; Quintilien, Institution oratoire XI, 3, 73-74 : « Dans les pièces composées pour la scène, les acteurs empruntent à leur masque, les sentiments (adfectus) à exprimer : Ainsi, dans la tragédie, Aéropé est en deuil, Médée, sauvage (atrox), Ajax, égaré, Hercule farouche. »

27 Créon dans Médée, 186-187 : Ferox minaxque (« farouche et menaçante »). Jason, ibid., 446 : fert odia prae se : totus in uultu est dolor « Elle exprime la haine : son visage tout entier n’est que peine. »

28 Ovide, Amours III, 1, 11-14. Cf. Lucien, De la danse 27.

29 Craig [1916] 1998.

30 Abe no Seimei (921-1005) est le plus célèbre de ces praticiens de techniques issues de Chine. Leur art, le onmyōdō 陰陽道 (littéralement « voie du ying et du yang »), qui mêle taoïsme, shintoïsme et bouddhisme, consiste en rituels ésotériques de divination et d’exorcisme. Protégés officiellement par le pouvoir impérial à l’époque Heian, ces figures perdront ensuite progressivement leur influence. Voir la synthèse de Faure, Iyanaga 2012.

31 Hegel [1837-1842] 1997, p. 633.

32 En latin : diverbium (passages déclamés sans musique) et canticum (passages chantés accompagnés de musique). Dupont, Letessier 2012, p. 79-85.

33 Un troisième type de tambour, le tambour à battes (太鼓taiko), est facultatif et intervient fréquemment dans la deuxième partie de la pièce.

34 Dupont 1995, p. 55-90 : « Dolor, furor, nefas : le scénario d’une métamorphose ».

35 Yokomichi 1973.

36 Sur cette innovation de la tragédie romaine, voir Tarrant 1978. Ici, le monologue a pour caractéristique de prendre place après un prologue qui en constitue en quelque sorte la préface.

37 Sénèque, Médée 117-140 (l’intégralité du monologue, en sénaires iambiques, couvre les vers 116-154).

38 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 349, 2 ; Godel, Kano 1994, p. 146. Notons qu’Armen Godel ne traduit pas le to とfinal pourtant caractéristique puisque équivalent d’un « dit-elle » et désignant ainsi les paroles du personnage comme un discours rapporté par l’acteur.

39 Ferrari 2002.

40 Terasaki 2002.

41 Dimètres ioniques.

42 Sénèque, Médée 849-861 (l’intégralité du chant couvre les vers 849-878).

43 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 350, 4 ; Godel, Kano 1994, p. 147-148.

44 740-751 : tétramètres trochaïques ; 752-770 : trimètres iambiques ; 771-786 : dimètres iambiques ; 787-852 : dimètres anapestiques.

45 Sénèque, Médée 740-786.

46 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 350-351, 7 ; Godel, Kano 1994, p. 150. Godel traduit 人形 ningyō par « mannequins ». Nous préférons ici le rendre par « figurines ».

47 Sur cette « voie du yin et du yang » voir supra, note 31.

48 Yokomichi, Omote [1963] 1969, p. 352, 10 ; Godel, Kano 1994, p. 155.

49 Installe-t-on par exemple un autel portatif sur scène romaine comme dans le nō ? Dans la mesure où les mots peuvent suffire, cela est possible mais pas nécessaire.

50 Dupont 1995, p. 55-90.

51 Cet article a fait l’objet d’une communication à l’université Shinshu de Matsumoto le 4 juin 2018 à l’invitation de la Société Franco-Japonaise des Études Grecques et Romaines, grâce à une bourse de la Fondation Maison Franco-Japonaise. Je remercie tout particulièrement pour leur accueil chaleureux et pour leurs conseils : Yasunori Kasai, Hiroshi Notsu, et Yoshiji Yokoyama. Un grand merci également à William Marx et à Michael Lucken pour leur précieuse relecture.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search